Foro DINASTÍAS | La Realeza a Través de los Siglos.

Nuevo tema Responder al tema  [ 867 mensajes ]  Ir a página Anterior  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 73  Siguiente
Autor Mensaje
 Asunto: Re: EXPOSICIONES, PRESENTACIONES, VERNISSAGES Y SOCONUSCOS
NotaPublicado: 31 Ene 2013 17:01 
Desconectado
Avatar de Usuario

Registrado: 29 Ago 2011 15:48
Mensajes: 14706
Ubicación: Gijón. Principado de Asturias.
El Museo Thyssen-Bornemisza y la Fundación BBVA han firmado un convenio para desarrollar aplicaciones y publicaciones digitales dirigidas a los diferentes dispositivos móviles: smartphones, tabletas, libros electrónicos, etc.

Dentro de sus programas de impulso, difusión y reconocimiento de la investigación y la cultura, la Fundación BBVA mantiene desde hace décadas un compromiso sostenido con los principales museos españoles, al que ahora se une la colaboración con el Museo Thyssen-Bornemisza. El convenio suscrito tendrá una vigencia de dos años prorrogables, con una aportación de 512.000 euros, y garantizará la actualización futura de las aplicaciones y publicaciones electrónicas que vean la luz en ese periodo.

Obras escogidas

Esta colaboración ha dado ya su primer fruto, una recopilación que bajo el título Obras escogidas reúne 143 obras maestras de 131 artistas y abarca más de siete siglos de historia. Disponible ya en la AppStore y a partir del mes de febrero para dispositivos Android, esta App realiza un viaje desde los primitivos italianos al siglo XX, con la presencia de Rembrandt, Rubens, Holbein, Caravaggio, Degas, Monet, Picasso, Kandinsky, Rothko, Hopper y otros pintores, sustentado en imágenes de alta calidad, en las biografías y en las fichas explicativas, escritas por el cuerpo de conservadores del Museo, así como en los variados recursos que este tipo de publicación permite: vídeos, imágenes, enlaces, posibilidad de compartir el contenido a través de redes sociales o de enviarlo por correo electrónico, etc.

_________________
La expresión suprema de la belleza es la sencillez.
Alberto Durero.


Arriba
 Perfil  
 
 Asunto: Re: EXPOSICIONES, PRESENTACIONES, VERNISSAGES Y SOCONUSCOS
NotaPublicado: 31 Ene 2013 17:52 
Desconectado
Avatar de Usuario

Registrado: 03 Sep 2011 09:47
Mensajes: 10225
(like) :yay:

_________________
La risa es un antidepresivo sin efectos secundarios


Arriba
 Perfil  
 
 Asunto: Re: EXPOSICIONES, PRESENTACIONES, VERNISSAGES Y SOCONUSCOS
NotaPublicado: 02 Feb 2013 00:48 
Desconectado
Avatar de Usuario

Registrado: 29 Ago 2011 15:48
Mensajes: 14706
Ubicación: Gijón. Principado de Asturias.
La Fundación Mapfre de Madrid presenta desde mañana sábado, 2 de febrero, Luces de bohemia. Artistas, gitanos y la definición del mundo moderno, una gran exposición que presenta los orígenes de la bohemia artística y describe su vínculo con la representación de los gitanos en el arte a través de un centenar de obras de artistas como Goya, Watteau, Gainsborough, Teniers, Corot, Delacroix, Courbet, Manet, Degas, Sorolla, Sargent, Signac, Van Gogh o Picasso.

En la presentación de esta muestra, sus comisarios, Sylivain Amic, director de los Museos de Rouen, y Pablo Jiménez Burillo, director del Instituto de Cultura de la Fundación Mapfre, resaltaron que a través del centenar de obras expuestas se narran dos historias: una de enorme riqueza visual y otra que posibilita una reflexión sobre el artista moderno, aquella que describe la creación del mito del bohemio. El artista como un ser independiente, no contaminado y libre.

Libertad creativa

El concepto de bohemia artística se forja a mediados del siglo XIX, entre el Romanticismo y el movimiento realista. A partir de esos momentos se empieza a valorar por encima de todo la libertad creativa del artista, aunque –o incluso porque– ésta conlleve su marginación frente a la sociedad o su fracaso ante el público.

La pintura, la literatura, la prensa, la canción, la ópera y el cine contarán las historias de jóvenes talentos condenados a vivir en la miseria para defender su arte. Historias que se nutrirán del imaginario colectivo sobre los gitanos y vagabundos, quienes compartirán con los artistas su necesidad de vivir de forma más libre y auténtica. La vida bohemia se convierte, así, en uno de los grandes mitos de la modernidad.

Mito de la modernidad

Este mito se inscribe dentro de la historia, rica y compleja, de los bohemios –de las etnias gitanas errantes–, cuyo nomadismo ha venido siendo tipificado por la historia del arte y la literatura como símbolo de una vida sin normas ni ataduras, libre de las convenciones burguesas.

De esta forma, cuando a mediados del siglo XIX muchos jóvenes artistas rechazan las reglas y son rechazados por el sistema académico, se refugian en las buhardillas y en las tabernas de París. Convencidos de su talento e incomprendidos por la crítica, compartirán con los gitanos una marginalidad y una miseria que será, poco a poco, mitificada como premisa de libertad artística y espiritual.

"Todos los grandes nombres de la bohemia fueron gente que dio un paso hacia una nueva forma de vivir e interpretar el arte. Rompieron tabúes y normas que les alejaron de lo académico. Eligieron la libertad. Osaron transgredir y demostraron que los marginales son necesarios. Lo eran entonces y lo siguen siendo hoy", comentó Sylvain Amic, para el que, por el fondo y la forma de lo expuesto y por la tradición española, "tenía que ser en Madrid donde esta extraordinaria exposición encontrase refugio".

La bohemia gitana y la bohemia artística se convierten desde el siglo XIX en modelos privilegiados para los propios creadores bohemios, que buscaban representar y representarse en esa alteridad. Esta exposición pretende indagar sobre esa historia común, incidiendo en los encuentros y las disparidades entre dichas "bohemias" y su papel determinante en el nacimiento del mundo moderno. "No siempre se puede contar de una forma tan brillante ese momento decisivo para la historia del arte", concluyó Pablo Jiménez Burillo.

Madrid. Luces de Bohemia. Artistas, gitanos y la definición del mundo moderno. Fundación Mapfre.

Del 2 de febrero al 5 de mayo de 2013.


https://www.youtube.com/watch?v=fy5J56J ... r_embedded

http://www.hoyesarte.com

http://www.exposicionesmapfrearte.com/l ... index.html

_________________
La expresión suprema de la belleza es la sencillez.
Alberto Durero.


Última edición por Iselen el 02 Feb 2013 00:51, editado 1 vez en total

Arriba
 Perfil  
 
 Asunto: Re: EXPOSICIONES, PRESENTACIONES, VERNISSAGES Y SOCONUSCOS
NotaPublicado: 02 Feb 2013 00:51 
Desconectado
Avatar de Usuario

Registrado: 29 Ago 2011 15:48
Mensajes: 14706
Ubicación: Gijón. Principado de Asturias.
La Fundación Mapfre (Madrid) abrirá al público el próximo sábado, 2 de febrero, una de las grandes exposiciones de la temporada: Impresionistas y postimpresionistas. El nacimiento del arte moderno, que presentará, a través de 78 grandes obras maestras del Musée d’Orsay, el desarrollo del final del impresionismo y del postimpresionismo.

Guy Cogeval, presidente de los Museos d´Orsay y de l´Orangerie, considera que esta exposición "es una bomba; una de las más bellas que he visto y en la que he participado en mi vida. Presentamos el corazón de nuestros museos. Lo mejor que tenemos". En esa idea insiste también Pablo Jiménez Burillo, director del Instituto de Cultura de Fundación Mapfre, que señala que "es muy difícil concentrar en una muestra un conjunto de obras de tan altísimo nivel".

Una modernidad más profunda y radical

En enero de 2010, la Fundación Mapfre dedicó una importante exposición al nacimiento del movimiento impresionista. La que ahora se presenta muestra lo que ocurrió después de esa gran revolución. En 1886 se celebra la octava y última exposición del grupo impresionista en la sala de exposiciones del marchante Durand-Ruel. A lo largo de las ocho míticas exposiciones que había presentado el grupo, la concepción tradicional de la pintura había saltado por los aires. Los críticos y el público empezaban a asimilar las novedades estilísticas, y los impresionistas comenzaban a tener cierto renombre. Así, entre 1886 y 1900 se asiste al desarrollo de una modernidad más profunda y radical. El impresionismo evoluciona hacia diferentes actitudes pictóricas, tradicionalmente definidas como postimpresionistas que, en realidad, amplifican el talante provocador del impresionismo definiendo los principios estilísticos que abrirán los lenguajes de las vanguardias del siglo XX.

La muestra se inicia con las primeras series de Monet (Los almiares, Los álamos y Las catedrales) y termina con los trabajos decorativos de Vuillard en los Jardines públicos. Entre ambos hitos se presentan los trabajos de Renoir en torno a las bañistas, el desarrollo del neoimpresionismo —con obras de Seurat, Signac o Pissarro—, el constructivismo de Cézanne, el retrato de los bajos fondos por parte de Toulouse-Lautrec, la huida de Gauguin y sus amigos a Bretaña, la creación del grupo de los Nabis con Serusier, Maurice Denis, Bonnard y Vallotton, y la locura de Van Gogh en Arles.

"Estos artistas nos muestran la belleza en estado puro. Nos ponen delante de los ojos otra forma de mirar, algo que nos consuela y nos reconforta. Nos hacen ver que la pintura es bella en sí misma, independientemente del asunto que represente. Nos hacen sentir el gusto por la pintura. Estamos ante una auténtica fiesta de la que salimos contentos, reconfortados y deslumbrados", afirma Jiménez Burillo.

Madrid. Impresionismo y postimpresionismo. Fundación Mapfre.

Del 2 de febrero al 5 de mayo de 2013.


https://www.youtube.com/watch?v=_b71ClL ... r_embedded

http://www.exposicionesmapfrearte.com/i ... nistas/es/

http://www.hoyesarte.com

_________________
La expresión suprema de la belleza es la sencillez.
Alberto Durero.


Arriba
 Perfil  
 
 Asunto: Re: EXPOSICIONES, PRESENTACIONES, VERNISSAGES Y SOCONUSCOS
NotaPublicado: 04 Feb 2013 22:50 
Desconectado
Avatar de Usuario

Registrado: 29 Ago 2011 15:48
Mensajes: 14706
Ubicación: Gijón. Principado de Asturias.
Thyssen-Bornemisza: 'De Corot a Van Gogh'

www.hoyesarte.com

Mañana martes, 5 de febrero, abrirá sus puertas en el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid Impresionismo y aire libre. De Corot a Van Gogh, una gran exposición que analiza a través de 116 obras el papel de la pintura al aire libre como motor de la renovación plástica del siglo XIX.

Imagen

En general se tiende a relacionar la pintura al aire libre con el impresionismo, pero cuando en 1874 se abrió al público la Primera Exposición Impresionista, la pintura al aire libre llevaba ya casi un siglo de vida. No fueron los impresionistas los que la inventaron pero sí, sin duda, los que la llevaron a su máxima expresión. La primera exposición que propone el Museo Thyssen‐Bornemisza en 2013 profundiza en la génesis y el desarrollo de esta nueva manera de abordar la creación plástica, desde su carácter formativo en los paisajistas de finales del siglo XVIII hasta sus derivaciones expresionistas de comienzos del siglo XX.

Esta muestra reúne obras en un arco cronológico que va desde 1780 hasta 1900, aproximadamente. Entre los artistas presentes se encuentran desde los iniciadores de los estudios al óleo al aire libre, como Pierre‐Henri de Valenciennes o Thomas Jones, hasta artistas como Turner, Constable, Corot, Rousseau, Courbet, Daubigny, Monet, Sisley, Renoir, Seurat, Van Gogh o Cézanne, entre otros muchos nombres imprescindibles. Con esta extensa nómina, la muestra aborda el fenómeno de la pintura al óleo al aire libre en su conjunto, como una práctica artística que ofrecía nuevas e insospechadas posibilidades a la representación del paisaje, y que revolucionó la pintura del siglo XIX.

Del ámbito privado al público

La costumbre de pintar paisajes al aire libre, tal como la conocemos hoy, no arraigó entre los artistas hasta el siglo XIX. Tradicionalmente, los paisajes se elaboraban en el estudio, siguiendo las reglas clásicas de composición, gradación tonal, perspectiva, etc. No representaban la naturaleza tal cual era, sino tal como debía ser; escenario idealizado de héroes y personajes legendarios extraídos de la historia, la mitología o las sagradas escrituras. Así ocurría tanto con las obras destinadas a encargos privados como a las exposiciones oficiales.

Desde finales del siglo XVIII, sin embargo, fue frecuente que los jóvenes paisajistas se ejercitasen durante su formación en Italia con pequeños estudios al óleo pintados al aire libre. Considerados por la teoría académica neoclásica como obras menores, su función principal era la de servir de ejercicios de destreza para el ojo y la mano. Indirectamente se pretendía que a través de ellos el paisajista adquiriese un repertorio de posible uso en sus composiciones ejecutadas en el estudio y que no tuviese que recurrir tanto a la imaginación como a la memoria. En cualquier caso, los estudios al aire libre quedaban restringidos al ámbito privado del artista.

Cambia la tendencia

Durante la primera mitad del siglo XIX, la neta distinción entre obras del natural y composiciones de estudio se fue desdibujando. Desde la década de 1820 se produjeron trasvases entre ambos formatos que implicaron un acabado más cuidado de los óleos pintados al aire libre y la utilización frecuente de motivos tomados del natural en los cuadros llevados a cabo en el estudio. Artistas como Corot y Constable extendieron la práctica de la pintura del natural al conjunto de su producción. De manera paralela, los estudios pintados en el exterior ganaron reconocimiento e incluso fue frecuente que algunos paisajistas optasen por presentar algunos de ellos en los certámenes oficiales junto a sus obras más acabadas.

Durante aquellos años, el bosque de Fontainebleau se convirtió en punto de confluencia de varias generaciones de pintores. Los paisajistas neoclásicos coincidieron allí con los componentes de lo que más tarde se conoció como la Escuela de Barbizon –Rousseau, Diaz de la Peña, Daubigny, etc.–, y el propio Corot participó de ambas corrientes. Ello contribuyó a dar continuidad a la pintura al aire libre y situarla en el centro del debate artístico francés del siglo XIX. Entre los pintores de Barbizon, los estudios al aire libre y las obras ejecutadas en el taller adquirieron una categoría a veces paralela, prevaleciendo en ocasiones los segundos y, en otras, como en el caso de Daubigny, los primeros.

Imagen

Espontaneidad y rapidez

Monet, Sisley, Renoir e incluso Cézanne trabajaron también en Fontainebleau. La espontaneidad y la rapidez de ejecución, que habían sido propias de los estudios del natural, pasaron a ser tenidas por consustanciales de los cuadros impresionistas. Con ello, los paisajes pintados al aire libre alcanzaron un estatus nuevo: el de obra definitiva.

Pero ni siquiera los pintores impresionistas fueron ajenos a las limitaciones de trabajar exclusivamente al aire libre, y en ocasiones volvieron a recurrir al trabajo en el estudio. Al mismo tiempo, la preocupación por la representación veraz de los efectos de luz en el exterior dio paso a otros intereses de carácter esteticista y expresivo que acabaron predominando en los cuadros ejecutados por Van Gogh, Nolde y Hodler.

Los motivos: árboles, rocas, riachuelos...

Impresionismo y aire libre. De Corot a Van Gogh se estructura temáticamente en torno a algunos de los motivos más frecuentados por la pintura del natural tal como fue concebida por Valenciennes: árboles, rocas, riachuelos, etc.

Cada sala dedicada a uno de estos temas reúne ejemplos del arte de diversas épocas y escuelas, con el fin de enfatizar, por una parte, la continuidad de la tradición de la pintura al aire libre y, por otra, la diversidad de soluciones plásticas adoptadas

Ruinas, azoteas y tejados. Las ruinas y arquitecturas constituían en el siglo XVIII uno de los elementos integrantes de la pintura de paisaje, al que otorgaban un carácter pintoresco. Como tales fueron objeto de la atención de los jóvenes que se formaron en Italia a finales de siglo y comienzos del siguiente, siguiendo la tradición del paisaje idealista del XVII y de las vedute del siglo XVIII. Ahora bien, en los estudios al aire libre ese pintoresquismo cedió terreno ante el afán de veracidad impulsado por Valenciennes, buscando no tanto una estricta atención al detalle sino la correcta plasmación del motivo en su conjunto, en sus formas y texturas, y en sus valores tonales.

Rocas. Su representación está presente en la pintura de paisaje desde sus inicios. Los primeros estudios de roquedales fueron pintados en Italia a finales del siglo XVIII, pero el protagonismo de este motivo llegó de la mano de la Escuela de Barbizon; no en vano las formaciones rocosas del bosque de Fontainebleau ocupaban aproximadamente un cuarto de su superficie. Los pintores de Barbizon les otorgaron a menudo valores melancólicos, de soledad y desolación. En el caso de los artistas americanos, por el contrario, arte y geología fueron con frecuencia de la mano. Hacia finales del siglo XIX, Cézanne retomó el motivo de las rocas para ahondar en la construcción espacial del cuadro sin recurrir al sombreado o la perspectiva.

Montañas. No fueron objeto de interés estético hasta el siglo XVIII. Entre los artistas que trabajaron en Italia predominan las imágenes alejadas, concebidas como fondos para la composición de cuadros en el estudio. Un caso excepcional fue el del Vesubio, objeto de numerosas representaciones. Fue en el centro de Europa, pese a todo, donde la iconografía de las montañas alcanzó sus configuraciones más originales, a menudo a medio camino entre el idealismo romántico y el interés científico. Los estudios de montañas al aire libre se extendieron también a países como Austria, Francia o España. En la obra del pintor suizo Ferdinand Hodler, a comienzos del siglo XX, las montañas adoptan un carácter simbólico y monumental.

Árboles y plantas. En la Italia de finales del siglo XVIII se extendió la costumbre de ejecutar estudios del natural de los ejemplares más bellos y pintorescos de árboles y plantas. A ello se sumó el interés botánico puesto de moda por el naturalista sueco Linneo, y que se difundió con rapidez en los países anglosajones. Pero donde este tipo de estudios alcanzó mayor desarrollo fue en la Francia de comienzos del siglo XIX, merced a la preparación de las pruebas del Grand Prix de Roma de paysage historique, creado en 1817. Para los pintores de Barbizon, asimismo, los árboles se convirtieron en actores silenciosos del paisaje. A comienzos de la década de 1860, los pintores impresionistas también pintaron árboles en Fontainebleau pero, frente al interés romántico por sentimientos que desprenden los grandes robles y hayas, artistas como Monet se concentraron en las sensaciones visuales de la luz al filtrarse a través de sus hojas. Hacia finales del siglo XIX y comienzos del XX los estudios de árboles adoptaron un carácter esencialmente expresivo.

Cascadas, lagos, arroyos y ríos. Desde el origen del género del paisaje, el agua contribuyó a imprimir variedad y frescura a los cuadros. Torrentes y saltos de agua aparecen ya en los estudios de enclaves próximos a Roma, como Tívoli o Terni, famosos por sus cascadas, o la región de los “Castelli Romani”, con sus lagos Nemi y Albano, plasmados de forma sintética por los paisajistas neoclásicos. En Inglaterra, los estudios al óleo de ríos alcanzaron su punto culminante en la obra temprana de Turner y de Constable. El agua está también muy presente en la obra de Courbet –con un sentido muy material– y de Daubigny, quien introdujo el elemento acuático en el repertorio temático de la Escuela de Barbizon e hizo construirse un barco‐estudio para pintar en él sus vistas de los ríos Sena y Oise. De entre los impresionistas, Monet fue el que mayor atención prestó a los efectos cambiantes del agua.

Imagen

Cielos y nubes. La representación de los cielos era objeto de la atención de los tratadistas desde tiempos de Leonardo. Sin embargo fue en el siglo XVIII y comienzos del XIX cuando se extendió la costumbre de ejecutar estudios de nubes. Encontramos ejemplos de ellos entre los artistas franceses y alemanes que se formaron en Italia. Pero quien llevó a cabo un trabajo más sistemático en la observación de los cielos fue Constable. El artista inglés, en su intento de lograr una mayor integración entre cielo y paisaje en sus grandes composiciones, llegó a pintar más de cien estudios de nubes en sus dos principales campañas en Hampstead entre 1820 y 1822. Otro destacado pintor de cielos fue Boudin, quien influyó en artistas como Courbet y Monet. Ahora bien, entre los impresionistas fue Sisley quien concedió mayor relevancia a los cielos en su obra, siguiendo el ejemplo de Constable. La sala se completa con cuadros de Van Gogh y Nolde, con una concepción estilizada, subjetiva y prácticamente abstracta de las nubes.

El mar. Como la montaña, el mar fue contemplado con temor hasta el siglo XVIII. Si bien algunos pintores neoclásicos ejecutaron estudios de marinas al aire libre en el golfo de Nápoles, de nuevo fue Constable quien llevó a cabo las primeras marinas al aire libre importantes. La moda de las estancias en la playa como destino vacacional, de la que participó Constable, se extendió de Inglaterra al norte de Francia y, desde el segundo cuarto del siglo XIX, se asistió a un progresivo descubrimiento del litoral de Normandía por parte de escritores y pintores. Ahí realizó Courbet sus “paisajes de mar”, de una materialidad propia de las rocas de su región natal del Franco Condado. De entre los impresionistas fue Monet el que sintió mayor atracción por el mar; no en vano su juventud había transcurrido en la costa normanda. Allí realizó entre 1880 y 1883 seis campañas en las que pintó el mar, el cielo y los acantilados.

Madrid. Impresionismo y aire libre. De Corot a Van Gogh. Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid.

Del 5 de febrero al 12 de mayo de 2013.


Imagen

_________________
La expresión suprema de la belleza es la sencillez.
Alberto Durero.


Arriba
 Perfil  
 
 Asunto: Re: EXPOSICIONES, PRESENTACIONES, VERNISSAGES Y SOCONUSCOS
NotaPublicado: 07 Feb 2013 15:24 
Desconectado
Avatar de Usuario

Registrado: 29 Ago 2011 15:48
Mensajes: 14706
Ubicación: Gijón. Principado de Asturias.
Iselen escribió:
Este año también estamos de aniversario. Quizá la ocasión no se preste a tanta celebración como con las Navas de Tolosa (después de todo esa la ganamos) pero qué narices, salimos de allí con la cabeza bien alta (sobre todo si uno se imagina el momentazo a lo Alatriste, cuando los franceses nos ofrecieron rendirnos honorablemente... "Dígale a su general que gracias, pero... somos un Tercio español.")

http://www.rocroy1643.com/es/home/

Imagen


Además de Rocroi, este año en España tenemos otra conmemoración importante: el día 20 de noviembre del 913, siendo rey de León García I, el obispo de Astorga de nombre Genadio, consagra la iglesia de San Miguel de Escalada. ¡Osea que estamos en el 1.100 cumpleaños! :DD :DD :DD :DD Además este domingo ha celebrado sus 125 años con el distintivo de Monumento Nacional.

En cuanto esté operativa la nueva web con el programa de conferencias y celebraciones, la pongo en el foro.

Imagen

Imagen

_________________
La expresión suprema de la belleza es la sencillez.
Alberto Durero.


Arriba
 Perfil  
 
 Asunto: Re: EXPOSICIONES, PRESENTACIONES, VERNISSAGES Y SOCONUSCOS
NotaPublicado: 07 Feb 2013 19:56 
Desconectado
Avatar de Usuario

Registrado: 03 Sep 2011 09:47
Mensajes: 10225
Gracias por todo,Iselen.

_________________
La risa es un antidepresivo sin efectos secundarios


Arriba
 Perfil  
 
 Asunto: Re: EXPOSICIONES, PRESENTACIONES, VERNISSAGES Y SOCONUSCOS
NotaPublicado: 08 Feb 2013 04:03 
Exposición: « Fine style : the Art of Tudor and Stuart fashion »

A partir del 10 de Mayo de 2013, la "Queen's Gallery" del Palacio de Buckingham se dedicará a la moda en tiempo de los Tudor y de los Estuardo, bajo el título: « Fine style : The Art of Tudor and Stuart fashion ».
Joyas, vestimenta y retratos compondrán la primera exposición sobre moda, jamás organizado en el museo de la reina.

Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

(Copyright photos : The Royal Collection)


Arriba
  
 
 Asunto: Re: EXPOSICIONES, PRESENTACIONES, VERNISSAGES Y SOCONUSCOS
NotaPublicado: 08 Feb 2013 14:40 
Desconectado
Avatar de Usuario

Registrado: 29 Ago 2011 15:48
Mensajes: 14706
Ubicación: Gijón. Principado de Asturias.
sambone escribió:
Gracias por todo,Iselen.


:thumbup: >:D< >:D< >:D< :-*

_________________
La expresión suprema de la belleza es la sencillez.
Alberto Durero.


Arriba
 Perfil  
 
 Asunto: Re: EXPOSICIONES, PRESENTACIONES, VERNISSAGES Y SOCONUSCOS
NotaPublicado: 08 Feb 2013 17:46 
Desconectado
Avatar de Usuario

Registrado: 29 Ago 2011 15:48
Mensajes: 14706
Ubicación: Gijón. Principado de Asturias.
Luis I de Orleans reaparece en una tabla gótica.

El Museo del Prado (Madrid) ha anunciado que presentará el próximo lunes, 11 de febrero, la tabla Oración en el huerto con el donante Luis I de Orleans, que, "tras un riguroso y exhaustivo estudio", y posterior proceso de restauración, gracias al patrocinio de la Fundación Iberdrola, se ha incorporado a las colecciones del Museo como una "importantísima aportación a sus colecciones de pintura del siglo XV".

Imagen

Oración en el huerto con el donante Luis I de Orleans es una tabla francesa de estilo gótico internacional datada entre 1405 y 1408. Pertenece a la colección del Prado, que la adquirió en mayo de 2012. Se trata de una obra excepcional por ser muy escasas las tablas francesas realizadas entre 1380 y 1420 que se conservan, y menos de la calidad de ésta. El autor de la pintura, realizada en París sobre una tabla de roble del Báltico, es desconocido, aunque pudiera tratarse de Colart de Laon (fl. 1377; muerto antes del 27 de mayo de 1417), que fue pintor y valet de chambre (ayudante de cámara) del donante.

La tabla se depositó en el Museo en febrero de 2011 para su estudio y posible compra. Tras su ingreso se procedió a hacer la documentación técnica: fotografía ultravioleta en el Laboratorio Fotográfico, radiografía y reflectografía infrarrojas en el Gabinete de Documentación Técnica y análisis de pigmentos y del soporte en el Laboratorio de Análisis. Contando con la colaboración de su personal técnico, Pilar Silva, jefa de Departamento de Pintura Española (1100-1500) y de Pintura Flamenca y Escuelas del Norte (1400-1600) fue la responsable de realizar el estudio historiográfico y documental.

Resultados sorprendentes

Concluida la documentación, los resultados fueron sorprendentes. Aunque era evidente al contemplar la superficie del cuadro que tenía un grueso repinte que afectaba a la parte inferior izquierda de la tabla, nada hacía sospechar lo que había debajo. La radiografía y la reflectografía infrarroja desvelaron que el pintor que llevó a cabo la obra había representado allí un donante masculino arrodillado, ricamente vestido, con un traje a la moda 1400, con la cabeza descubierta y una filacteria en la mano con la inscripción del salmo miserere mei deus…, protegido por santa Inés, identificada por el cordero que tiene a sus pies.

La dendrocronología confirmó que el soporte de roble del Báltico era de época y podía haberse pintado ya a partir de 1382, aunque sin duda se hizo más tarde, a partir de 1400, como atestiguaba el traje del donante. La radiografía permitió ver la estructura del soporte, así como que el marco –que era original– formaba parte de él en los extremos verticales, mientras que los horizontales estaban ensamblados con espigas redondas.

El análisis de los pigmentos reveló que la pintura original y el repinte estaban separados por una capa pictórica aislante que hacía posible el levantamiento del repinte. Sabiendo esto y conscientes de que el único modo de llegar a conocer el estado real de conservación de esta obra y valorarla convenientemente era eliminarlo. María Antonia López de Asiaín se hizo cargo de su restauración en el Taller del Prado desde enero de 2012. El resultado se podrá ver a partir del próximo lunes.

www.hoyesarte.com

http://www.museodelprado.es/exposicione ... o/la-obra/

_________________
La expresión suprema de la belleza es la sencillez.
Alberto Durero.


Arriba
 Perfil  
 
 Asunto: Re: EXPOSICIONES, PRESENTACIONES, VERNISSAGES Y SOCONUSCOS
NotaPublicado: 11 Feb 2013 02:50 
Megamuestra

Homenaje a la tumultuosa vida de Vittorio de Sica
A poco de cumplirse cuarenta años de su muerte, el Museo del Ara Pacis recuerda al director de Ladrón de bicicletas

Por Elisabetta Piqué | LA NACION

Imagen

ROMA.- En la entrada hay un viejo sobretodo de lana pied-de-poule gris. Después, la gigantografía de una vieja foto en blanco y negro, afiches, pelucas, cartas, fotos, que se entremezclan con un recorrido multimedial apasionante.

Así es "Tutti De Sica", una gran muestra que se inauguró ayer en el Museo del Ara Pacis de esta capital, a casi 40 años de la muerte del genial Vittorio De Sica (1901-1974), célebre padre del neorrealismo italiano, pero también una figura multifacética y símbolo del arte del Novecento italiano. Con "Tutti De Sica" revive el gran maestro del cine italiano y uno de los directores más premiados del mundo (cuatro premios Oscar), que de joven llegó a la fama primero como cantante y que fue también fue un talentoso actor de teatro y de cine. Desde los años veinte y hasta1974, De Sica fue protagonista de 157 películas.

El creador de Ladrón de bicicletas -destaca la muestra-, representó un "unicum" para el espectáculo italiano, ya que representó en su comienzo una suerte de revolución y un soplo de modernidad e innovación en un país que no tenía a ningún actor a quien contraponer a los divos de Hollywood de la época.

Entre afiches (más de veinte originales), fotografías (más de 400 imágenes únicas, en el set y fuera del set, o en familia) e imágenes en movimiento, en "Tutti De Sica" también pueden verse objetos de culto -desde vestuarios originales, la bicicleta más famosa del cine y los Oscar logrados por sus películas- y documentos personales. Todo apunta a resaltar las tantas vidas que tuvo De Sica, de ahí, el título de la muestra.

El viaje arranca con ese sobretodo de lana gris con el cual el cineasta aparece en muchas fotos, y sigue con la voz del artista, que ganó fama justamente con su voz, como tenor mediocre, pero exitoso. También está presente la unión artística con el guionista Cesare Zavattini, que conoció en 1939 y de cuya pluma nacieron obras clave del neorealismo como Sciusciá , Ladrón de bicicletas y Milagro en Milán . Y también se ve el trabajo realizado con los actores no profesionales, que se refleja en varias fotos.

La mayoría de los objetos de la muestra salió de los baúles-archivo personales de su primogénita Emi, la hija que De Sica tuvo con su primera mujer, la actriz Giuditta Rissone. "Mi madre quiso guardar todo hasta el final y fue un trabajo enorme: tardamos casi diez años en seleccionar, ordenar y organizar cientos de cartas, fotos inéditas y documentos", contó a LA NACION Emi, que asistió, junto a sus dos hermanastros Manuel y Christian -que el cineasta tuvo con la actriz catalana María Mercader-, a la inauguración. ¿Cómo era De Sica? "Era un papá muy afectuoso y severo. Tenía que ser muy obediente y no tenía que salir con chicos", contó Emi.

En la exhibición, la primera de esta envergadura en honor a De Sica, también está expuesta la vida privada del gran cineasta. Un hombre que también era un jugador compulsivo y que, en su momento, también llegó a ser excomulgado por la Iglesia. De Sica, en efecto, tenía dos mujeres, Giuditta Rissoni -con quien se casó en 1937- y María Mercader, dos casas, dos familias y tres hijos amadísimos. Como en Italia no existía el divorcio, tras divorciarse y casarse en México con Mercader, sólo después de obtener la ciudadanía francesa, en 1968 y contraer nupcias allí, pudo darle su apellido a sus hijos varones, Manuel y Christian.

"Fue un óptimo padre, mi padre. Pese a la vida absurda que hacía y nos hizo hacer. Papá con nosotros estaba poco. Yo lo veía tres veces a la semana. Los otros tres días vivía en lo de su esposa, Giuditta Rissone, y en lo de su hija Emi, mi hermana", puede leerse en un panel de la muestra, que toma prestado un fragmento del libro escrito por Christian De Sica, también actor y muy exitoso en Italia.

"Tutti De Sica" podrá verse en el Museo del Ara Pacis hasta el 28 de abril.

www.lanacion.ar


Arriba
  
 
 Asunto: Re: EXPOSICIONES, PRESENTACIONES, VERNISSAGES Y SOCONUSCOS
NotaPublicado: 20 Feb 2013 15:23 
Desconectado
Avatar de Usuario

Registrado: 10 Abr 2008 09:46
Mensajes: 5648
Ubicación: 145 Piccadilly
Los más desinhibidos de nuestros foristas, aquellos cuyo sueño es visitar desnudos un gran museo europeo, tuvieron ayer su oportunidad en Viena (me pregunto si alguno la aprovechó...).

Con motivo de la exposición "Hombres desnudos" que tiene lugar en el Leopold Museum de Viena, el museo programó -fuera de horario- una visita guiada para nudistas.

Texto de agencia: Decenas de nudistas acudieron este lunes al Leopold Museum, en el céntrico Barrio de los Museos de Viena, para contemplar sin ropa la exposición «Hombres desnudos», que narra la historia de la representación del cuerpo masculino en el arte.

«Recibimos varias propuestas de organizaciones nudistas y decidimos preparar una jornada para ellos. Somos una galería liberal y nos pareció bien», declaró Klaus Pokorny, portavoz del museo.

Esta particular jornada de arte al desnudo era sólo para adultos, y se celebró fuera del horario habitual de apertura de la pinacoteca, a partir de las 18:00.

Imagen

He mirado el tiempo que hacía ayer en Viena: temperatura máxima de 1ºC :-D


Arriba
 Perfil  
 
Mostrar mensajes previos:  Ordenar por  
Nuevo tema Responder al tema  [ 867 mensajes ]  Ir a página Anterior  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 73  Siguiente


¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados


No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro

Buscar:
Saltar a:  



Style by phpBB3 styles, zdrowie zdrowie alveo
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Base de datos de MODs
Traducción al español por Huan Manwë para phpbb-es.com


Condiciones de Uso | Política de privacidad